当前位置:首页 » 基础知识 » 艺术品专业知识大全
扩展阅读
什么事决策的基础 2024-11-07 04:37:07
少儿美术教育用什么教材 2024-11-07 04:35:30

艺术品专业知识大全

发布时间: 2022-07-21 06:37:11

Ⅰ 艺术品的特征包含什么

艺术品的特征包含:

1、针对性比较强

针对某一领域的艺术人群可能是极佳的审美享受,而相对另一领域的人群可能一分不值。

2、无明显的国界、时代之分

古代有古代的艺术品,可能到了现代还成为很好的艺术品,也可能随着历史的变迁和人文科学的进步,将会退出艺术舞台。

3、差异性大

价格可以从上万元至几元钱,材质从普通的物品至稀有物品,只要是有艺术和鲜明的欣赏特征就可以认为是艺术品。

艺术品和工艺品区别:

1、两者产品质量评判标准不一样:

工艺品只有共性没有个性,没有原作者技艺痕迹,质量上只有正品次品和材质贵贱之分,没有技艺高低之分。

艺术品,指内容和形式结合得比较完美的作品,它的造型和技艺规律符合本行共识的理论标准。具有评判好坏的标准。

2、两者制作流程不一样:

工艺品,以模具或专业机器为主要手段制作出来的某些俱有美术形式的产品,比如用压模、脱胎、灌浆、浇铸、粘接、合成、机织、印刷以及电脑等高科技方法制作出来的产品,这种产品按同一个模子翻制,造型千篇一律。

艺术品是指由艺术家或制作者亲自制作和主导完成的艺术作品。

3、两者价值不一样:

工艺品来源于生活,是人民智慧的结晶,创造了生活的价值。

艺术品具有原创性、唯一性、惟美性,艺术品的艺术价值与交易价格远远高于工艺品。

Ⅱ 艺术设计专业介绍

现如今,学艺术的留学生越来越多,大家在选择院校时一般都根据排名选择。所以,美行思远小编为大家整理了世界艺术设计学院排名,供大家参考,希望能帮助到大家。

1.英国皇家艺术学校

皇家艺术学院是世界上最着名的艺术设计学院之一,全球历史最悠久的艺术设计大学,也是世界上唯一在校生全部为研究生的艺术设计学院。学院坐落于伦敦,课程讲授者均为国际知名艺术家,从业者和理论家。皇家艺术学院拥有国家最先进的设施和优秀的研究资源,并且有促进优秀创意和智慧的环境。

2.美国麻省理工学院

麻省理工学院媒体实验室成立于 1980 年,是由着名的华裔建筑师贝聿铭设计的。它所具有的独特产学研模式是美国其它大学及研究院所不具备的。90年代凭借其华丽的高科技演示让观看者对真正的数字社会有所了解。知名的 UI 设计师 John Underkoffler 毕业于该校,电影《少数派报告》中的大部分用户界面设计出自此人之手。

3.美国帕森斯设计学院

帕森斯设计学院是享誉世界的设计学院,为全美最大的艺术与设计学校之一。除纽约外,还设有巴黎分校,以及在多米尼加共和国共和國,日本,马来西亚和南韩也有相关的姐妹校,是一个国际化的学校。帕森设计学院的服装设计专业是全美第一名的,Gucci 前首席设计师 Tom Ford ,Donna Karan, Mengdi Wu, 为 Louis Vuitton 打响服装设计名号的 Marc Jacobs,Anna Sui 等很多着名设计师都是帕森的校友。

4.美国罗德岛设计学院

罗德岛设计学院的很多专业在全美都是数一数二的,比如工业设计(第一)、平面设计(第一)、印刷学(第一)、摄影(第二)、陶艺(第三),它创校于 1877,是美国艺术与设计学院的先驱。罗德岛设计学院还有自己创办的艺术博物馆,在普罗维登斯市的艺术圈中是顶有名的。

5.美国普拉特学院

普拉特的室内设计、平面设计、工业设计等专业在有威望的排名中均排在前十,其中室内设计更是屡屡排在第一位。普拉特以其本科五年制的建筑专业在界内享有盛名。教学过程循序渐进,从一些与建筑无关的设计课,慢慢推进,引入空间概念。还有去哥本哈根、罗马的项目,以及其他短期的出国学习项目,让学生领略异国风情。

6.英国伦敦艺术大学

伦敦艺术大学是全世界最优秀的艺术学院之一,也是欧洲最大的艺术、设计、媒体传达和表演艺术的教育机构,它将世界上最着名的致力于艺术、设计的六所学院联合起来,它们分别是伦敦传媒学院、伦敦时装学院、坎伯威尔艺术学院、切尔西艺术与设计学院、中央圣马丁艺术与设计学院和温布尔登艺术学院。

7.意大利米兰理工大学

米兰理工大学历史悠久,师资力量极其雄厚,在建筑和设计界享有盛名,它是意大利最大的工程学、建筑学和工业设计学专业研究机构。时尚品牌 Armani 的创始人 Giorgio Armani,曾任 Dior 首席设计师、6 次获得黄金眼奖 Occhio d'Oro 的 Gianfranco Ferré,还有为 IBM(电脑)、美国航空公司 American Airlines(航空)设计品牌标志的设计师 Massimo Vignelli 都是从这里毕业的。

8.美国芝加哥艺术学院

芝加哥艺术学院是美国声望最高的私立艺术学院,由博物馆和学校两部分组成。学校专业包括建筑学、室内设计、平面设计等,其中设计类是热门专业。芝加哥艺术学院设有自己的艺术品展览馆(博物馆),拥有许多优秀的艺术作品(如莫奈、梵高的作品等)供学生观摩学习。有很多享誉世界的艺术界名人曾就读于芝加哥艺术学院,如大名鼎鼎的迪士尼公司创始人华特·迪士尼,着名诗人闻一多等。

9.美国加州艺术学院

加州艺术学院偏重设计领域,师生比例约为一比十。该校有两个校区,还有一个在旧金山市区。加州艺术学院的工业设计、平面设计、室内设计、摄影都位于前沿。创校人 Frederick Meyer 本身是一位在二十世纪的设计与工艺运动中占有一席之位的景观建筑师。此外,该校的校友多参加并领导加州的当代平面设计运动。

10.美国斯坦福大学

斯坦福大学名气在外,不过它的设计学院也是不容小觑,像 Klout 的产品设计经理大卫·巴格罗尔(David Baggeroer)等着名的设计师都是该学院毕业的。斯坦福大学设计学院位于加州斯坦福,创建于 1891 年,总注册人数 15723 人。

以上内容就是世界艺术设计学院排名的介绍,想申请出国艺术留学的同学可以参考以上院校。有问题,找美行,美行思远帮您解决各种关于艺术留学的疑问。

阅读此文章的人还阅读了...

Ⅲ 艺术设计学的专业概述

艺术设计乃是一个技术和艺术融通的边缘学科,其内涵虽然也渗透到实用的造型计划中,但主要是指实用的美的造型计划。本文对艺术设计学的形成和发展、性质和特点、内容以及艺术设计训练的终极目标等问题进行了论述。并指出艺术设计学必将充分利用现代科学技术条件和多学科的协作,更好地满足人们物质上、精神上对于艺术设计的需求,为人类提供适合现代的、更美好的生活环境和生活方式。
艺术设计学是一门新兴学科,在中国发展态势强劲。经教育部批准增设的艺术设计专业,在全国有数百所高校。但很多学校由于缺乏合适的教材,无法开出艺术设计历史和理论课程。针对这一状况,东南大学现代艺术设计研究中心主任、博士生导师凌继尧教授和全国工艺设计学会技术美学分会会长徐恒醇教授撰写了本书。全书共有10章,系统阐述了艺术设计的生成和历史发展,详细介绍了艺术设计的有关理论及其各种流派和人物活动,对艺术设计的形态构成、功能定位、审美创造、市场开发等问题有深刻的思考。本书论述清晰,资料翔实,体例恰当,是高校艺术设计专业的理想教材,也可作为艺术设计工作者的参考书。 业务培养目标:本专业培养具备艺术设计学教学和研究等方面的知识和能力,能在艺术设计教育、研究、设计、出版和文博等单位从事艺术设计学教学、研究、编辑等方面工作的专门人才。
本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应的德、智、体、美等全面发展,掌握本专业所必须的文化基础知识、专业知识和熟练的职业技能,具有从事本专业实际工作的综合能力和全面素质,在城市规划、建筑及园林等城建部门、在相关设计公司、工程公司从事设计、管理工作及在相关工程项目从事建设与监理工作的高素质劳动者和高等技术性专业人才。
学生毕业后,可以在城市规划、建筑及园林等城建部门从事设计、管理工作;在相关设计公司、工程公司等行业从事施工、设计及项目管理工作;在相关企业从事经营管理,材料经营等工作;在相关工程项目从事建设与监理工作;在物业公司、企事业单位从事环境养护管理工作。 毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握艺术设计学的基本理论和基本状况;
2.掌握艺术设计的历史与发展规律;
3.掌握艺术设计作品的分析方法和评价原则;
4.具有进行艺术设计学研究与教学的基本能力;
5.了解国家相关经济、文化、艺术事业的方针、政策和法规;
6.了解国内外艺术设计学及艺术设计研究的发展动态。 主要课程:艺术设计概论、艺术设计学、中国艺术设计史、外国艺术设计史、中国工艺美术史、外国工艺美术史、艺术考古学、艺术设计基础等。
主要实践性教学环节:社会调研、艺术设计实践、文化史迹考察等
修业年限:四年
授予学位:文学学士
相近专业:音乐学作曲与作曲技术理论音乐表演绘画 雕塑 美术学 艺术设计学 艺术设计舞蹈学舞蹈编导 戏剧学 表演 导演戏剧影视文学戏剧影视美术设计 摄影 录音艺术 动画播音与主持艺术艺术学 影视学 会展艺术与技术 景观建筑设计数字媒体艺术
艺术设计学,又包含设计史论和设计策划与管理!设计史论偏向理论,设计策划与管理偏向应用。
学科目标
艺术设计的终极目标在于通过造型及其组合,控制欣赏者的观赏运动,以达到宜人之目的。印刷设计是控制人的视点运动;工业设计是控制人的视点和绕观运动;室内设计、建筑设计、园林设计、城镇设计则是控制人的视点和亲历运动,并通过此举调动人的思维活动,从而影响人的思想感情的变化。另一方面,在大千世界中,运动的形态又是最引人注目的形态。由此可知,创造运动变化的形态是多么重要。
所谓运动变化的形态,并不一定是真实运动的形态。在造型活动中,最普通的是创造有运动感觉的空间形态。换句话说,就是创造“不动之动”。即:客观形态是不动的,给欣赏者的感觉却是运动变化的。这是因为,欣赏者的视点在动,欣赏者的人身在动(绕观或亲历),并由此带动了欣赏者的思维运动,从而产生了“超乎象外”的“惊人”效果。这就是所谓“形态的生命活力”。 中国传统造型理论早就把生物生长运动的形态与人的品格和精神联系起来,并且论述了运动变化的形态所给予人们的影响。这种不动之动(亦称“空间张力”)共有七种:
⑴ 主要导向——水平的(暗示低能量、平静的)与垂直的(暗示高能量、兴奋的)方向。
⑵ 框围的磁力——画面的框围、银幕的四边,对靠近它们的物体施展强而有力的拉力,尤其是四个角(两个主要导向——高度与宽度聚合的地方)大力地牵引着附近的物体。
⑶ 块体的牵引——大的块体比小的块体更具独立性、更稳定,块体越大,其牵引力越大。
⑷ 画面(银幕)的不对称——我们倾向于把焦点放在画面(银幕)右边的物体上。这种左右不对称同时也决定我们把倾斜知觉为上坡或下坡。
⑸ 图形和背景——人们把图形(经验或群化)当作物体知觉;而背景只是“无遮蔽”的画面范围的一部分。图形位于背景之前,是被包围的领域;背景是包围的领域,好像在图形后面延续。分隔图形与背景的线条属于图形,而不属于背景。图形比背景不稳定,与背景相比,图形看起来像要移动似的。
⑹ 心理描绘——采用最少的线索去充实心理上不存在的资讯,而达成一种易于处理的图样。具体内容有“整平化与尖锐化”⑥、“力象”⑦等。低鲜明度的影像强迫我们变成积极的参与者,只有在促进而非阻碍心理描绘时,才见美学价值。
⑺ 诱导力——把我们的眼睛从一点领到另一点上去的力。如果仔细查验视觉诱导力所运作的不同途径,很容易发现诱导力的三种类型:
轨迹诱导力:由可领导我们眼睛到某特殊方向的静态因素创造出来(透视消失线、位移和梯度)。
动势诱导力:由某些东西确切地指着一个特殊方向而创造出来(注意方向、动势和箭头)。
位移诱导力:由实际上移动的物体或看起来在画面上移动的物体创造出来。
总之,运动感是激发感官并因此对机体产生效应的物质能量(刺激)。发出运动或“不动之动”的刺激的形体是刺激物。运动变化的表情因素有:节奏、速度的快慢,动作幅度的大小,形状的曲直,张力的大小,方向的确定与含混,内在支配力的主动、被动等。所有这些,都是艺术设计师应该掌握的能力。 其一,造型计划的性质有所不同。若将其按功能性、使用性或相反的无用性、无观赏性的要求进行整理,则造型计划的范围如下表所示。
通常我们所看到的造型,多是对材料和物体进行组织或加工、综合。这是专门研究“物与物”关系的机能造型和以“物与人”关系为目标的造型。前者的计划主要在工学方面(基于工学的知识和技术)进行,例如齿轮、发动机、人造卫星等。而后者,则还必须考虑人类的身体和心理。即便是后者,又有把使用者的生理条件作为设计重点的,即把人作为活动的物体来处理,例如驾驶座的设计。以上,一般被称为“工程设计”①。也有重视使用和接触制造物之人的生理与心理条件的(即寻求心理的、生理的、物理的条件的均衡),例如衣服、家具、住宅的设计等。这种计划常常不能用复杂的计算去解决,而更强调艺术感觉。此外,还有使用物体和物质来表现形象和色彩,以吸引注意,并打动受众的心,传达某种意义。此种情况是把造型作为作者与观众精神联系的媒介,通过物来建立“人与人”的交流关系,例如宣传画、广告等。以上,都被称为“艺术设计”,余者则属于“纯美术”②。
由此可见,艺术设计乃是一个技术和艺术融通的边缘学科,而并非理工科或者纯艺术的分支门类。再加上其又以实用性为基础,这就是为什么要叫“艺术设计”而不叫“设计艺术”的原因。艺术设计不是“艺术和设计”(写作“艺术·设计”),而是对design的意译(在国外,“设计”和“design”也是分别使用的),其内涵虽然也渗透到实用的造型计划中,但主要是指实用的、美的造型计划。
在这个领域中,复杂的公式和高等数学的计算方法无济于事,本质的东西在于以简化的公式为基础的方向性的估测,被称为“以直观为基础的力学意识和为探索方向而迅速、大致的估算”(属于直观感觉的技术经验领域),从而才有了艺术设计师自由驰骋并充分发挥自己聪明才智的空间。在实用的造型领域中,绝对不变的物理法则的因素变得越来越重要,艺术设计师只能密切配合工程师的工作,做二度创造(人性化设计)。而在纯粹美的造型领域里,则是美术家纯感性的专业范围(尽管有所谓“美术的工艺化”,那只是特种工艺,而不是艺术设计的主体),但艺术设计却可以帮助纯美术将 “只可意会” 变为“可以言传”的科学③,破除玄学。
其二,机械以机能价值为目的,却是为了人类而存在,所以必须适合人类并有秩序。遗憾的是,近代的科学技术排除了难于定量化的人类要素和社会道德等方面,只遵从容易对象化的自然法则,这样才在物的方面完成了急速的发展。不过,“无时求有,有时求好”。在科学技术高度发达和普及的时代,机械的形态也应该是美的,应该是反映一定时代人们的审美观念和社会艺术思潮的艺术品。因为美与真、善一起是人类最根本的愿望,具有最重要的价值。而且近代的产业组织又要求一切方面的专业化,于是,艺术设计学作为新的职业而诞生,并有了日益扩大的发展空间。这一点,完全可以由工业设计④的诞生得到证实。
传统的设计领域只有图案设计、工艺美术和建筑学。到20世纪初期,作为现代主义运动的一部分,视觉传达设计、工业产品造型、环境设计(室内设计和景观设计)才逐渐发展成为设计领域的独立分支,并统一为“艺术设计”。这是一种崭新的视觉文化,它将新的视觉现象(大众社会、批量生产的工业产品)与艺术、广告以及新媒介结合为一体。 艺术设计的产品是社会物质文明、精神文明的集中表现。从原始社会以来,造物活动始终在社会生活中占有十分重要的地位。中国历来以“衣、食、住、行”来表达人类生活的基本要求。艺术设计学产生于人类的造物活动,又服务、指导着人类的造物活动,从而创造出新的生活方式。所以,如何应用造型技术和艺术来创造合适的环境以满足各种社会需求,是研究艺术设计学的根本任务,也是艺术设计学最基本的社会性质。
艺术设计学服务的对象不仅是自然的人,而且也是社会的人;不仅要满足人们物质上的要求,而且要满足他们精神上的要求。因此,社会生产力和生产关系的变化,政治、文化、宗教、生活习惯等的变化,都密切地影响着设计的技术和艺术。此外,艺术设计学的美学意识自然受到社会思想潮流的影响。这一切说明艺术设计学发展的原因、过程和规律的研究绝不能离开社会条件,不能不涉及社会科学的许多问题。 艺术设计学是融技术⑤与艺术为一体的应用学科,它不是“艺术与技术”的相加,也不是“艺术与技术”的相乘,而是融合。无论是古代还是现代,任何一件从美学观点上公认的杰作在技术上都是一件优秀的作品。这足以证实技术与艺术的融合关系,其具体表现为:
1. 艺术设计追求机械和人的关系有机化。所谓有机化,就是把近代科学、技术纲目很难抄取的美、善、社会正义等对人类社会来说最珍视的要素,挽回到狭义的技术中,使物-人-社会的关系变得更和谐。也就是说,艺术设计师是在工程技术所提供的可行性条件下进行艺术创作的,所以艺术设计不能超越当时技术上的可能性和技术经济的合理性。而作为技术要求的约束总是保持为一个自由度的界限(只作为单一的下限或上限)。这个自由度将允许任何一个艺术设计师的创造性,即使在严格的技术约束下,也能创造出实实在在的艺术品。反之,在一定条件下,艺术又会促进技术的研究和发展。
2. 艺术设计师是凭经验和感觉去解决问题的,但这种经验和感觉与艺术家不同,是把计算与直观综合起来,把一个技术上正确的工程变成一项真正的艺术品。所以,千万不要让学生认为艺术设计学的学位就等于一个艺术家的毕业证书。艺术设计师是一个营造师,他以人类所知道的最难于表现的语言,也就是功能的、力学的、施工技术的语言来解决具体问题,并使它具有美的形式。不过,艺术设计师也不同于工程师:艺术设计师必须以简化的公式或方向性的估测来理解和掌握力学——施工的领域,为的是能够创造新型结构的造型方案,并大致定下尺寸。而对工程师来说,则应该有足够的数学理论知识,才能够对已确定结构的各个部分予以分析,并定出精确的尺寸。简言之,工程师能给人以规矩,不能与人巧;艺术设计师则于规矩之外,更与人巧。盖非精熟规矩,不足语于巧。
3. 在纯美术的创作中,美术家可以不受社会、经济、文化、生产等条件的制约,可以异想天开、随心所欲地去创造。而在艺术设计的范围内,由于受生产、技术、使用和消费等条件的制约,创作必须满足大多数人的需要,必须创造出一种适应人们普遍心理、视觉经验和审美趣味的形式和内容。必须在充分考虑社会、文化、经济以及生产技术的前提下,在一定的设计意念引导下进行创造。确切地讲,艺术设计是在各种因素(机能的、直感的,生理的、心理的,共性的、个性的……)的限制中所进行的一种综合性创造。 保罗·克拉克,在英国布赖顿大学历史批评研究学系任教。他对技术和产品设计的历史兴趣深厚,原是学工业设计的,后转往平面设计,又走入了学术。
朱利安·弗里曼,是英国伊斯伯恩工艺美术学院历史与语境研究的统筹人。他曾撰写多种专论着作及目录册。并定期在《Apollo》和《The Burlington Magazine》等期刊上发表评论文章。 绪论 作为一门学科的艺术设计学
一、设计活动中的艺术设计二、艺术设计学的研究对象
上编
第一章 艺术设计观念的历史发展
一、中国艺术设计观念的历史发展
二、西方艺术设计观念的历史发展
第二章 艺术设计的诞生
一、威廉·莫里斯和手工艺运动
二、泽姆佩尔和他的实践美学
三、艺术设计中的功能主义
四、德国艺术工业联盟和德国早期功能主义
第三章 艺术设计教育
一、包豪斯
二、乌尔姆高等造型学校
三、英国皇家艺术学院
第四章 现代和后现代艺术设计
一、英国和法国20世纪前期的艺术设计
二、美国的艺术设计模式
三、美国现代艺术设计师及其活动
四、西方后现代艺术设计师及其活动
五、我国20世纪前期的艺术设计
下编
第五章 艺术设计的形态构成
一、自然形态与人工形态
二、技术形态与艺术形态
三、功能形态与几何造型
第六章 艺术设计的功能分析和定位
一、人的需要的多层次性
二、产品功能的划分
第七章 产品的造型语言和符号学规范
一、符号与传播
二、产品的造型语言
三、产品造型的符号学规范
第八章 产品设计的文化内涵和艺术创造
一、文化的形态构成
二、产品设计的文化内涵和整合原理
三、艺术设计的审美创造
第九章 艺术设计与市场开发
一、文化取向与市场取向
二、商标与广告的艺术设计
三、商品审美价值原理
第十章 对艺术设计的若干思考
一、艺术设计、艺术和科学
二、艺术设计和社会生活 这本书基本上是关于用品及其历史的。我们人类在制造用品方面已经变得非常在行了——只要环顾四周吧——每一件用品在制造的过程中都包含着设计的因素。
我们用不着为“设计”这个词的确切涵意太伤脑筋。它也许包含着发明,或者工艺。它也许还包含着一种最初的想法。设计往往在不同的时期和所有这些因素互搭,我们所划的任何界线都会有一点不自然。德国人格斯纳在1965年是设计还是发明了铅笔?19岁的法国数学天才帕斯卡在1942年是发明还是设计了第一台高效的计算器?劳特累克是一名艺术家还是(有时是)海报设计师?
“设计”可以指或者暗示许多不同的东西。它当然与产品的外观有关,但是也关心它怎么操作。如果强调的是前者,我们可以把它理解成“装饰设计”,后者我们就叫它“实用设计”。从古希腊花瓶到可作为身份象征的最新款小汽车,几乎每一种设计都包含着外观和功能之间的某些平衡。就材料和规模而言,对设计的需要涵盖着人类活动的所有范围:包括从集成电路到大型工程和建筑布局的所有事项。所以这是个广大的领域,一个“设计师”可能只在做许多不同工作的一种。

Ⅳ 黄金手镯项链戒之吊坠知识工艺的书籍知识大全

摘要 《中国传统首饰·手镯戒指耳饰》中国传统首饰丰富多彩、美不胜收,且蕴涵了深厚的文化内涵和民族精神,具有较高的实物价值和文史价值。笔者凭借三十余年的研究心得和收藏感悟,精心撰写本套丛书-“中国艺术品典藏系列丛书”。“中国艺术品典藏系列丛书”这既是一套专门介绍华夏传统首饰的专着,也是一套画册类的文物书籍,不仅有大量的文物实图,同时还从人类学、美学、民族学、民俗学、工艺学等角度,展示了文物藏品的历史背景、形制风格、艺术特征、材料工艺、使用情况、当前状态及收藏展望等。 《中国传统首饰·手镯戒指耳饰》是该“中国艺术品典藏系列丛书”的第二本,重点介绍了手镯、戒指、耳饰等珍贵首饰,内容丰富、文字简练、图文并茂,具有较高的研究和鉴赏价值,有利于读者了解中国传统首饰文化和历史,也有助于对传统技艺和设计方法的学习、借鉴和创新,从而弘扬民族优秀文化,推动我国首饰行业的发展。

Ⅳ 艺术品投资需要什么专业知识

最重要的就是要了解各种艺术品的真伪和其所具有的市场价值,这点非常重要,不然可能会上当。还有就是要具备投资方面的专业知识,如行里的规矩等等

Ⅵ 谁能告诉我一些关于画画专业的知识!!急用!!!!

绘画专业
概述:
本专业培养具有一定的绘画艺术方面的基本理论和基本知识,受到艺术思维与绘画造型的基本训练,并具备绘画艺术创作、教学、研究等方面的能力,能在文化艺术领域、教育、设计、研究、出版、管理单位从事教学、创作、研究、出版、管理等方面工作的高级专门人才。
一、专业基本情况
1、培养目标
本专业培养具有一定的马克思主义基本理论素养,并具备绘画艺术创作、教学、研究等方面的能力,能在文化艺术领域、教育、设计、研究、出版、管理单位从事教学、创作、研究、出版、管理等方面工作的高级专门人才。
2、培养要求
本专业学生主要学习绘画艺术方面的基本理论和基本知识,受到艺术思维与绘画造型的基本训练,具有绘画创作的基本能力,毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
◆ 掌握绘画的、学科的基本理论、基本知识;
◆ 掌握绘画创作的专业技术;
◆ 具有专业艺术创作的基本能力;
◆ 了解文化艺术事业的方针、政策和法规;
◆ 了解国内外美术发展的动态;
◆ 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
3、主干学科
艺术学。
4、主要课程
素描、色彩、专业技法、创作、中外美术史。
5、实践教学
社会实践、艺术考察,每年1—2次,一般安排4—6周。
6、修业时间
4年。
7、学位情况
文学学士。
8、相关专业
雕塑、美术学。
9、原专业名
中国画、油画、版画、壁画。
二、专业综合介绍
绘画学是美术类院校的重点学科之一。该专业一般可分为中国画(简称国画)、油画、版画三个方向,要求学习国画、素描、色彩、油画技法、中外美术史等几方面内容。
绘画属于造型艺术的一种,是用笔、刷、刀等工具,黑墨、颜料、油脂、溶剂、稀释剂等物质材料,在纸、木板、纺织品、器皿、墙壁或其他平面上绘制可见形象的艺术。绘画有东方画系和西方画系之分。以中国画为代表的是东方绘画,偏重写意传神和线条造型。传统的西方绘画是以素描为基础,油画为正宗,用近远法、描影法等各种技法精深地画出立体感,注意形态的写实性。一些现代派绘画则追求抽象表现,与传统绘画艺术有着很大的不同。
关于中国绘画的起源,新编《三字经》概括说:“中国画,起源古,象形字,奠基础;文与画,在当初,无歧异,本一途。”中国画是在中华民族的土壤上长期形成和发展起来的民族绘画,已经在世界美术领域中自成一派。西洋画(包括油画、水彩、水粉、版画、铅笔画等等,其中,油画是西洋画的主要画种)传到中国虽然不过百年,也已经在各大艺术院校普及开来。从远古的岩洞壁画到现代的电脑艺术,绘画学已经走过了一段很长也很艰难的发展历程。绘画学主要在美术学院开设,分工越来越细;一些综合性大学利用人文学科齐全的优势,开设此专业,注重学生文化理论水平的提高和绘画创作能力的训练,培养既有较强绘画能力,又有深厚文化知识素养的高水平艺术人才。
艺术的大门永远对所有人敞开,相信只要有点美术知识的人,都会知道拉菲尔、达芬奇、梵高、莫奈和齐白石,也可能对印象派、抽象派、达达派产生过兴趣,对空间感、体积感、明暗、透视这些绘画学术语,你也可能并不陌生。然而,如果没有切身地从事过绘画,如果不了解绘画学,你就永远只能是个绘画艺术的局外人。艺术无边界但艺术学有阻隔,你并不是喜欢什么就可以报考什么,因此,想报考绘画学的考生还须具备相当的美术知识和一定的绘画才能。
一般艺术类院校在招生时都会有具体规定,绘画学也不例外。考生除符合《普通高等学校招生体检标准》外,还须符合该专业的相关要求,即非色盲、色弱。有意从事绘画学的考生,除参加全国普通高等学校文史类统一考试外,还需进行相关的绘画类考试,一般都要求测试素描(包括速写)、创作,部分学校还要求口试。由于中国画要在画面上题写诗文,书法的优美也相当重要。因此报考时要特别注意相关院校具体专业的具体要求。此外要特别重视速写,速写画得不好,素描也会受影响。虽然有些院校对此不做要求,但清华大学和中央美术学院特别看重,速写在素描中占到了30%的比例,要求有绘画性和表现力。
为了培养更多优秀的绘画人才,国内目前招生,学制四年,毕业后授予文学学士学位。在教学上,一般采取综合性基础训练、工作室学习与综合性创作相结合的学习方式,具体时间调配由各大院校自己决定。旨在培养具有一定的马克思主义基本理论素养,具备绘画艺术创作、教学、研究等方面能力的人才。毕业生既能在文化艺术领域大展宏图,甚至自称派系,也能在教育机构、研究机构、设计单位、新闻出版单位找到一席之地,或从事教学、研究,或搞设计、出版。有志去企事业单位和管理机构发展的同学,也同样能成为美工、广告策划、文秘、管理等方面的美术专门人才。
绘画专业代码:050404。
三、专业教育发展状况
我国第一所国立美术学校于1918年在北京成立,设有中国画和西洋画两个本科绘画专业,这也是近代我国美术院校绘画学科的开始。第一任校长是郑锦,在该校任教的陈师曾、李毅士、吴法鼎、严智开、赵太侔等曾历尽艰辛,培养出了一批美术专业人才。在南方,国立艺术院校于1928年在杭州成立,院长是林凤眠,设有国画和西画两个绘画专业,师资上除少数中国画教授外,几乎都是留法的艺术家和学者,后来由于社会环境的多变,学院五易其名,十迁其址,历尽沧桑,但学院的教学从未间断。至1947年,该院中国画和西画两个专业共有学生132人。抗日战争胜利后,徐悲鸿于1946年出任国立北平艺专校长,在教学中提出“素描为一切造型艺术之基础”,把素描列为各专业的必修基础课程,叶浅予、李掸、李可染等都是当时中国画、西画专业的着名教师;在解放区的延安,鲁迅艺术学院美术系的江丰、蔡若虹、王式廓等主倡,在艰苦的条件下发展了具有传统特色的版画和民间美术。
建国后,我国于1950年成立中央美术学院,这是中华人民共和国最早建立的最高美术学府,由吴作人负责绘画系,招收3年制学员,建校第一年,绘画系招生100余人,分甲、乙、丙、丁4个班授课。
自1952年起,中央美术学院开始建立5年本科制,将绘画分为油画、彩墨和版画3个系,分别由艾中信、叶浅予和李桦任系主任。到50年代,我国在学习国外艺术创作时实行“一边倒”政策,建立了以苏联模式为标准的教学体系,中央美术学院、鲁迅美术学院等均建立画室制。绘画专业自建国至“文革”前的主要成就有李可染的《土改分到了大黄牛》、董希文的《开国大典》、罗工柳的《地道战》、王式廓的《血衣》、鲁迅美术学院师生创作的《攻克锦州》以及中南美术专科学校胡一川的《前夜》等。
“文革”期间,全国各美术院校均被下放,由部队代管,专业停滞,各院校有影响的人物如江丰、胡一川等受到错误批判,使专业发展遭受重大打击。
改革开放打开了中国尘封的国门,当人们再次环顾西方绘画时,一切都已改变。此时,国外绘画专业已经步入了新的发展方向,传统写实主义的表现方法被现代大师们几乎全部抛弃,在教学上,绘画专业重视学生个人创造能力的培养,鼓励在创作中探索新方法和新材料的应用。西方反传统的倾向已经引起了评论家的重视,用涂涂抹抹的这种荒唐的方法去创造的所谓“艺术品”,已经把绘画推向了无原则状态。如今,传统方法已唤起了西方的注意,这也许就是新世纪“艺术复兴”的开始。
在我国,改革开放后各艺术院校纷纷恢复专业并开始招生,在校生人数逐年增加,日前,开设绘画专业的院校有中央美术学院、中国美术学院、广州美术学院、鲁迅美术学院、西安美术学院等,活跃在各院校从事教学工作的吴冠中、靳尚谊、张订、刘文西、韦尔申、罗中立等都在这一时期创作了很多反映改革开放时代风貌的作品。鉴于各院校绘画类专业设置不规范等现象,国家教委在1998年调整专业目录时,将中国画、油画、版画专业合为绘画专业,注重各专业之间的相互学习和吸收,加强了基础训练,各院校在招生人数上一般都限制在每个专业15人左右,这主要是为了人才培养的需要。在西方教学方法和创作观念迅速更新的今天,我国在美术学院中沿用的仍是苏联的教学模式和创作方法,国家在文艺创作上提倡的“百花齐放”、“百家争鸣”的方针为改革开放以来中国绘画学科的发展提供了宽松的社会环境。
在国际上,绘画专业采取比较灵活的教学方法,提倡学生的个人创作,同时,社会也为绘画新观念、新方法的产生提供了宽松的条件。而这观念式的发展趋势对于中国大众来说是难以接受的,当前我国社会需求的仍以是否具备较强的写实能力做为一个画家成败的标准,改革开放后,外国的画廊产业传入中国,然而画廊业在中国的发展并不受青睐。购买者的审美趣味在很大程度上支配着画家,并决定着他们的生存状况。随着中国改革开放的不断深入以及中国与世界接轨,西方的现代艺术将会被更多地介绍给大众,并逐渐被中国人所部分认同,传统的写实方法将会在这次中西文化的撞击中接受挑战。应当说其调整是发展的必然,绘画专业培养的不应是一个个克隆出来的画家,艺术更需要个性的追求。相信在不久的将来,中国绘画专业在融合中西方上能取得更大突破,在汲取新的养料的同时继续前进,为国家和人民创造出反映新时代特色的、为社会主义建设服务的优秀作品。
四、专业就业数据分析

五、专业就业状况及趋势
本专业就业领域包括画廊、个人创作及执教等。画廊业是随着我国的改革开放由国外引进的一种艺术经营方式,目前在大中城市已比较普及,对绘画人才有较大需求,根据近年就业状况,画廊业已成为许多绘画专业学生谋职的重要领域。画廊与画家的合作,不仅使本行业得到发展,同时还能为画家提供创作的资金支持,使其能够创作出更好的作品。个人创作行业的投身者主要是那些不愿为迎合购买者的趣味而专心致力于纯美术创作的人,凭着对艺术的执着从事自己的合作和销售活动。在学校执教现已成为本专业就业的一个热点,就业者逐年增加,学校为毕业生提供了一个比较稳定的职业,同时也使其在教学中总结经验,不断发展个人创作;就人才需求状况来看:油画专业的就业率要超过中国画专业和版画专业;在版画专业上现在存在着师资后备不足的现象,社会对本专业人才需求量的下降也是其就业形势不被看好的一个重要原因。
国家在就业政策上对绘画专业采取鼓励创新的方针,针对目前绘画人才过多过滥的状况,现在已经强调了创新对于绘画业发展的重要意义。在绘画专业有影响的人物依然是各美术院校在社会上知名的美术家,如吴冠中、靳尚谊、姚有多、闻立鹏等,绘画专业成就的获得很多都在于评说家的鼓吹以及全国美展中涌现出来的画家。在就业方面需注意的是:我国的绘画教学依旧是传统的方法,有人士提出要改变这一状况,但社会上对于绘画的评判标准则是以写实的眼光来判断,公众的审美标准需要长期去改变,故绘画基础掌握的状况以及创新的能力已成为画廊及公司对毕业生考察的重要方面,事关今后的就业情况,艺术市场总是一种低投入高回报的现象,画家的名声与收入有着很大关联,适应市场是毕业生的一项首要任务。
绘画专业学生将最终投身于艺术市场,因此有必要对中国的艺术市场有个整体认识。艺术市场的迅猛发展在我国是改革开放以后的事,艺术市场经过政府的规范、指导,一批专业人士介入艺术品的策划、经营活动,如当前绘画界的陈逸飞立足于传统,利用西方油画的娴熟技巧来表现我国清末民初的人文景观,受到经济人的重视和青睐。与此同时,国内一批高水平画家也抛头露面与市场正式接轨,艺术市场日趋完善。在沿海发达城市,艺术品投资已成为仅次于股票、房地产的第三大投资热门。
艺术市场的繁荣和发展为绘画从业者提供了良好的市场环境,激发他们创作出了大量优秀作品,在艺术形式、风格、流派上具有更多选择的余地。但同时我们也应看到,伪劣艺术品已对艺术市场产生了巨大冲击,市场的走势已超过人们的预想,许多人都在持观望态度。而许多改行学绘画者也不得不为自己的前途感到忧虑,画廊惨淡经营,不少曾经火爆的画廊也不得不关门。
有了这些了解,我们就应当对绘画专业就业的状况有大致的认识。画廊作为一种新兴产业,有它自身相关的历史和发展规律,它的形成和发展是靠艺评家、经济人、收藏家、基金会以及围绕在画廊周围的大众共同努力的结果。目前,一家画廊一般保持12到15名签约画家,以保证每年至少为每名画家安排一次画展的时空,展期为1至3个月,画廊视作品销售情况提升作品售价。目前本行业发展存在一定问题,但伴随着我国经济的持续增长,人们的艺术消费将大幅度提高,画廊业必将作为与文化的成功联姻继续发展下去。
教师职业是相对稳定的行业。随着社会办学的增加以及美术院校的发展,对绘画专业学生的需求很大,一些从美院毕业的学生经过几年的努力已完全可以成为一个美术系的骨干力量。现在许多绘画专业学生因不愿进入情况复杂的艺术市场而纷纷进入各美术院校,以求得平衡的发展空间,教师行业正日益成为绘画专业的就业热点。
在今后的就业趋势上,有创新能力,具备较强的绘画基础的学生将日益受到重视。环境、社会的发展要求学生走出校园,通过与社会的接触锻炼自己的能力,及时发现存在的不足。我们应当看到,艺术家的真正追求不能是唯一的金钱,金钱会使艺术走向堕落。艺术可以成为商品,但艺术本身并不是商品,真正的发展需要自己用心去表现生活,表现时代的精神体验,这才是成功就业的正确心态。
毕业后一切与美相关的工作。
在社会上就业前景十分广泛,可以成为:
画家——用灵感表现生活,表现自我;
工艺美术师——用实用的美装点生活(陶瓷工艺、玻璃工艺等、剪纸工艺等);
教师——教书育人。
六、专业院校分布(部分)
四川美术学院 贵州大学 云南艺术学院 西安美术学院 天津美术学院 山西大学 内蒙古大学 鲁迅美术学院 吉林艺术学院 上海大学 南京艺术学院 山东艺术学院 河南大学 湖北美术学院 广州美术学院 广西艺术学院 中央民族大学 西北民族大学 中央美术学院 中国美术学院 南开大学 四川大学 淮北煤炭师范学院 清华大学 哈尔滨师范大学 延边大学

Ⅶ 工艺美术专业学什么

工艺美术主要学:研究美学、色彩构成、立体构成、工艺美术等方面的基本知识和技能,进行工艺品的设计、色彩搭配、制作、保护和修复等。常见的工艺品有木雕、玉雕、漆器、陶器、瓷器、泥塑、剪纸、蜡染等。

工艺美术专业的课程体系:

《中外美术通史》、《中外工艺美术通史》、《绘画基础》、《美学》、《专业写作》、《中国文化史》、《中国传统纹饰》、《传统漆器研究》、《立体构成》、《色彩构成》部分高校按以下专业方向培养:陶艺、玉雕。

Ⅷ 有关艺术的知识

1.用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态,包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等。
2.指富有创造性的方式。例如:领导艺术。
3.形状独特而美观的。
对于艺术,通常可以从三个层面来认识。 第一是从精神层面,把艺术看作是文化的一个领域或文化价值的一种形态,把它与宗教、哲学、伦理等并列。第二是从活动过程的层面来认识艺术,认为艺术就是艺术家的自我表现、创造活动,或对现实的模仿活动。第三是从活动结果层面,认为艺术就是艺术品,强调艺术的客观存在。一般认为,艺术是人们把握现实世界的一种方式,艺术活动是人们以直觉的、整体的方式把握客观对象,并在此基础上以象征性符号形式创造某种艺术形象的精神性实践活动。它最终以艺术品的形式出现,这种艺术品既有艺术家对客观世界的认识和反映,也有艺术家本人的情感、理想和价值观等主体性因素,它是一种精神产品。艺术与其它意识形态的区别在于它的审美价值,这是它的最主要、最基本的特征。艺术家通过艺术创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想,欣赏者通过艺术欣赏来获得美感,并满足自己的审美需要。唯美主义是审美的最完美发挥。除审美价值外,艺术还具有其它社会功能,如认识功能,教育和陶冶功能,娱乐功能等。其中艺术的社会功能是人们通过艺术活动而认识自然、认识社会、认识历史、了解人生,它不同于科学的认识功能。艺术的教育功能是人们通过艺术活动,受到真、善、美的熏陶和感染,而潜移默化地引起思想感情、人生态度、价值观念等的深刻变化,它不同于道德教育。艺术的娱乐观念是人们通过艺术活动而满足审美需要,获得精神享受和审美愉悦,它不同于生理快感。

Ⅸ 艺术品的定义是什么举例子说明

  • 艺术品

一般指造型艺术的作品。一般的艺术品可视为含有两个成分:一是作品上的线、形、色、光、音、调的配合,寻常称为‘形式的成分’或‘直接的成分’;一是题材,寻常称为‘表现的成分’或‘联想的成分’。

现代艺术实践使得"艺术品"的概念范围越来越大,冲击着种种传统艺术品概念的界定.面对现代艺术,美国着名分析美学家布洛克站在后分析美学的立场上,从艺术品与人的意图,艺术品的非功利性,艺术品与艺术习俗,开放的艺术品概念等四个方面,重新界定"艺术品"的概念,来为现代艺术寻求美学的辩解。

艺术性美国经济学家哥德哈伯指出:“如果你用美元数量测量一个艺术家的生产力,你会发现,最引人注意的艺术家最赚钱。”他认为,艺术的目的就是吸引注意力。成功地吸引注意力是艺术存在的全部意义。这就是说,从某种意义上讲,影响艺术品价格的决定性因素,实际上并不仅仅是艺术品本身所具有的艺术价值以及艺术品的存世数量,而是艺术品所能吸引的注意力。

  • 举例:

艺术品分为很多类:水墨画、国画、书法、瓷器、紫砂壶、陶艺、绘画、乐器、雕刻、砂岩、仿砂岩、琉璃摆件、铁艺、铜艺、石雕、铜雕、玻璃钢、树脂、玻璃制品、陶瓷、瓷、黑陶、陶、红陶、白陶、吹瓶、奇石、古家具、脱蜡琉璃、木雕、花艺、花插……